viernes, 19 de noviembre de 2021

"007 al servicio secreto de su majestad" de Peter Hunt, 1969.


Hace unas semanas, vimos en la gran pantalla la última aventura de 007 con el rostro de Daniel Craig. En la banda sonora, el compositor Hans Zimmer, introdujo en su trabajo el clásico "We have all the time the world", compuesto por John Barry y cantada por Louis Armstrong. La melodía original era el tema principal de la que considero una de las mejores películas de James Bond. Por sus connnotaciones dramáticas y trágicas en la vida de 007, empecé a temer que la tragedia se iba a cernir sobre la actual "007: sin tiempo para morir". Efectivamente. Pero eso no será nuestro tema actual, sino el recordar con emotividad y añoranza, una película que con el tiempo ha sido considerada una de las mejores adaptaciones al cine de los relatos escritos sobre 007 por Iam Fleming: "007 al servicio secreto de su majestad" de Peter Hunt, 1969.

De pequeño, supuso un choque ver como 007 cambiaba de rostro. En serio. Acostumbrado en un principio a reconocer el personaje con los rasgos de Roger Moore, y luego a Sean Connery (aunque este último fuese en realidad su primer rostro), un buen día en una reposición en cine, descubrí  a George Lazenby, el único de los Bond que filmó una película de la franquicia.

Diversos rostros de 007 a lo largo de la historia

Por diversas circunstancias, a día de hoy solo sabemos la que se hizo oficial, la decisión del actor de realizar una película (animado por el lince de su agente). Lazenby firmó por siete películas de 007 y estas no llegaron a realizarse con él. Fuesen las razones que fuesen, "Al servicio secreto de su majestad" es hoy considerada una de las mejores películas de la saga 007.

Fotograma de la película

Lazenby tenía poca experiencia como actor. Había realizado algunos comerciales, como por ejemplo, el de "Fry´s Chocolate Cream". Este comercial parece que fue visionado por los productores Broccoli y Saltzman, seleccionando de esta forma al sucesor de Connery, ya que sus deseos de que fuese Roger Moore, se vieron truncados por sus compromisos con la serie "El Santo".

Comercial de "Fry´s Chocolate Cream"

Comercial de "Fry´s Chocolate Cream"

Peter Hunt (director) hizo un gran trabajo, utilizando diferentes técnicas de motivación y manipulación de ánimos, para sacar provecho a las reacciones interpretativas de Lazenby. Es un James Bond muy correcto, medido, con momentos marca 007, a la vez que muy natural. Quizás el más natural de todos. Es ahí, dónde radica la esencia de este Bond, huyendo de lo que hoy llamaríamos "postureo". Solo se permite ciertas licencias, como la entretenida secuencia en la clínica de Suiza (en el pico de una montaña de los Prealpes berneses), dando lugar a idas y venidas en las habitaciones de los "Ángeles de la muerte". Doce chicas de diferentes nacionalidades que tentarán al agente secreto.

Fotograma de la película

En esta película, Bond encontrará el amor de su vida, Teresa (Tracy) di Vicenzo (Diana Rigg). Ambos se enfrentarán al temido Ernst Stravro (Telly Savalas). Descubrirán el maquiavélico plan de Stravro, dispersar un virus a través de las doce chicas, sin estas saberlo, ya que están manipuladas bajo una fuerte hipnosis controlada. Stravro intentará chantajear a la ONU, a cambio de evitar una guerra biológica.

Fotograma de la película

Fotograma de la película

La trama guionizada por Richard Maibaum, huye de artificios tecnológicos 007 y se va a centrar más en los personajes, siguiendo e intentando ser lo más fiel posible a la novela de Iam Fleming. El resultado es genial y cada vez que pasa más el tiempo, y es vista de nuevo o descubierta, la película gana en adeptos.

Fotograma de la película

Este guion estuvo muy bien dirigido por Peter Hunt, que había sido editor de películas anteriores de James Bond. Su destreza y agilidad en el montaje, se nota a la hora de filmar las secuencias, destacando las de acción en las distintas localizaciones nevadas. Localizaciones ubicadas en Inglaterra, Suiza y Portugal. Destacando los exteriores de la clínica, en realidad un restaurante que todavía no estaba en funcionamiento y que el equipo de producción se apresuró en aportar lo necesario para convertirlo y adaptarlo a las exigencias de la historia, en la misma cima del Schilthrorn, en los Prealpes berneses, en Piz Gloria, Suiza.

Fotograma de la película

Las secuencias de acción tienen un ritmo frenético, muy medidas. Destacan las persecuciones que tienen lugar en esquíes por la montaña, donde se mezclan acciones de los especialistas con planos tomados en transparencia o a baja velocidad (después acelerada) de los protagonistas, entre ellos a Lazenby. Otro momento épico es cuando Tracy y Bond se inmiscuyen en una carrera de coches dentro de un peligroso circuito helado y nevado. En ella, podemos intuir la magnífica labor de los especialistas y la dirección de Peter Hunt, hecho también en anteriores trabajos como director de segundas unidades (que suelen ser los encargados de este tipo de secuencias). Así mismo, llamar la atención sobre las secuencias de lucha cuerpo a cuerpo. Hunt utiliza planos detalle, subjetivos, medios, primeros,... muy bien articulados, de forma brillante. Creando escuela en futuras películas de acción.

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Podemos decir que la banda sonora es también una de las mejores bandas sonoras 007. A parte del maravilloso tema "We have all the time the world", interpretado por Armstrong; tenemos al siempre eterno John Barry, haciendo una lectura de la atmósfera de la película, aportando diferentes novedades, aprovechando los cambios tanto del rostro del agente, como los del enfoque de la película. Su trabajo es reconocible, a pesar de introducir elementos electrónicos. El uso de la familia de viento en sus orquestaciones le da ese estilo característico de Barry. Es una banda sonora muy personal e innovadora en la tradición 007, a pesar de mantener un cierto aire clásico. Por ejemplo, al tema principal de Bond, el que solemos escuchar al comienzo de cada película cuando el cañón de un arma apunta al agente y él dispara hacia la pantalla, es reeditado en contrapunto musical. Brillante.

Edición de la banda sonora

Peter Hunt consigue un producto serio, entretenido, diferente a lo ofrecido con anterioridad en las producciones 007. Se temía no fuese muy aceptada por el público, pero se convirtió en una de las películas del año. Hoy en día es de culto dentro de la saga Bond, tanto la película, como su banda sonora.

Imagen promocional. Cinematographe.it

Se me antoja pensar que esas lagrimitas de Daniel Craig al final de su "007: sin tiempo para morir", son las lágrimas de los seguidores de Bond, deseando se borre la pesadilla vivida en la actual Bond de 2021. Volver a tiempos mejores, como la maravillosa "Al servicio secreto de su majestad", donde sus cambios no afectaron para nada al espíritu de James Bond. Un espíritu del que tanto disfrutamos los seguidores, y al que se le debe un respeto mínimo, tanto a su creador literario Iam Fleming, como al legado cinematográfico de décadas vividas.

Cartel de la película



Ambigú Cinema - "007 al servicio secreto de su majestad" de Peter Hunt, 1969.




viernes, 12 de noviembre de 2021

"Top Gun" de Tony Scott, 1986.

 

En1986 comencé mis estudios de BUP. Tenía como compañero de pupitre a Rafa. Rafael es hijo de un piloto militar. Su pasión por los aviones era tal, que cuando en el aula o en el recreo se escuchaba el sonido de algún reactor surcar los cielos, te decía el modelo. Era raro el día que no te enseñaba fotos de revistas de aviación militar, y se deleitaba contándote las características de los modelos alados. Si Don Simpson y Jerry Bruckheimer se hubiesen enterado de su existencia, lo hubieran contratado para publicista de uno de los grandes títulos producidos en los 80. Desde entonces,  ver surcar en los cielos un reactor militar, a mí y seguro a otros de mi generación, nos evoca imágenes o secuencias de un joven piloto de la armada U. S. A., el rey en las carpetas forradas de nuestras compañeras de clase por entonces. "Top Gun" de Tony Scott, 1986.

Ver una película de Don Simpson y Jerry Bruckheimer, produce el mismo efecto que en un sediento, ávido de azúcar, una lata de Coca - Cola. Desde que abres la pestaña de la lata, hasta consumir el resto, son todo sensaciones.

Bruckheimer, Cruise y Simpson. IMDb.

En "Flashdance" de Adrian Lyne (1983), ambos productores fueron conscientes de la potente mezcla de una buena fotografía, un hilo argumental emocionante y una banda sonora que sirviese a su vez de hilo conductor de la trama. Una banda sonora que pudiese ser muy pegadiza y vendible. Siendo interpretada por algún vocalista o banda del momento.

Fotograma de "Flashdance"

Edición de la banda sonora de "Flashdance"

Tras producir "Superdetective en Hollywood" de Martin Brest (1984), con Eddie Murphy en estado de gracia, tenían en parrilla de salida un proyecto que cambiaría la visión del cine con temática armada (que no militar) y convertiría en actor de fama mundial al joven Tom Cruise  que daba pasos agigantados hacia el estrellato, el star system.

Fotograma de "Superdetective en Hollywood"

Fotograma de "Legend" (Ridley Scott, 1985). Trabajo
anterior de Tom Cruise.

Fotograma de "Top Gun"

Cuenta la leyenda que los dos productores se fijaron en un anuncio del coche SAAB Automobile 9000, que había dirigido Tony Scott para la compañía sueca.

Anuncio de SAAB 9000

La verdad es que uno ve el anuncio y es inconfundible el estilo, y después las comparaciones con algunos planos de "Top Gun".

Fotograma del anuncio

Fotograma del anuncio

Tony Scott (hermano del también director, Ridley Scott) tras dirigir la inquietante película de terror "El ansia", marcaría su estilo definitivo con "Top Gun". Un estilo ágil, muy apoyado en la fotografía permitiendo que esta no solamente expresase una atmósfera, sino que fuese emoción en acción y sintetizara momentos secuenciales, un lenguaje muy publicitario. De ahí, ese alto grado emotivo en cada concepción de sus planos. Un tanto olvidado en la industria de por entonces, con un estilo fotográfico muy televisivo (en general, salvo alguna joya). A ello, por supuesto, hay que adicionar su capacidad para desarrollar la historia en unión a esos artificios visuales, apoyándose en sus intérpretes y en el lenguaje audiovisual.

Tony Scott. Chicago Tribune.

Fotograma de la película

"Top Gun", ya de por sí, es tenida en cuenta en la historia del cine por tener filmados los planos más espectaculares de reactores en acción. A pioneros como William A, Wellman con "Alas" (1927); o Howard Hawks en 1939 con "Solo los ángeles tienen alas", en este último , centrándose en la vida de los pilotos; o incluso las secuenciad de naves en acción en "Star Wars" de George Lucas (1977), inspiradas en documentales e imágenes filmadas en la Segunda Guerra Mundial; se les va a unir las imágenes filmadas por Tony Scott. Imágenes que fueron posible gracias a la colaboración estrecha de las Fuerzas Armadas de U. S. A. Quienes después vieron un filón en la película, para captar a jóvenes reclutas que deseasen alistarse o realizar una carrera militar. De hecho, tras el estreno de la película, fue considerable la cantidad de reclutas alistados, inspirados por las hazañas de Maverick (Tom Cruise) y el resto de compañeros de la academia militar de la historia.

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Tom Cruise está... pues eso, Cruise. Es decir, distingo dos tipos de intérpretes: el intérprete que se metamorfosea en cada uno de sus papeles, como por ejemplo, Johnny Depp; y el intérprete que es él mismo, pero realizando las acciones del personaje, como por ejemplo, Jack Nicholson, Harrison Ford y Tom Cruise; haga de Maverick, agente Ethan Hunt ("Mision Imposible" de Brian de Palma, 1996), vampiro Lestat ("Entrevista con el vampiro" de Neil Jordan, 1994),...

Algunas de las interpretaciones de Tom Cruise

Los guionistas, desde un primer momento, pensaron en Cruise para escribir el guion de  "Top Gun". Tras contar con el actor, el casting se completó con caras no muy conocidas por entonces (Val Kilmer, Anthony Edwarsd, Tim Robbins, Meg Ryan,...), exceptuando a Tom Skerrit ("Mash" de Robert Altman en 1970, "Alien" de Ridley Scott en 1979,...) y Michael Ironside ("Scanners" de David Cronnberg - 1981, serie "V" - 1984/ 85, como el duro Ham Tyler,...).

Parte del reparto principal de "Top Gun"

La actriz Kelly McGillis había realizado el año anterior el papel de Rachel en "Único testigo" de Peter Weir (1985), junto a Harrison Ford. Su tercera película sería "Top Gun", encarnando a la instructora del ejercito Charlotte. Junto a Tom Cruise tiene secuencias memorables, desde cuando se conocen hasta el final de la trama. Al comienzo, existe lo que se denomina en escritura de guion, "tensión sexual no resuelta", que culmina en una secuencia a contra luz, con una filmación y tempo ejemplar. Hay que decir que la fotografía de esta secuencia a contra luz, es obligada, debido a que la actriz tenía el color de pelo cambiado para la realización de otro proyecto. La idea de esta secuencia surgió en la sala de montaje. Reunieron de nuevo a los dos intérpretes y la filmaron en una hora. Como anécdota entre esta pareja de intérpretes, podemos comentar que la actriz en algunos de los planos, iba descalza para estar a la altura de Tom.

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Y si hemos hablado de la fotografía, otra gran protagonista es la música. Temas que han pasado no solo a la historia cinematográfica y la discográfica, sino que forman parte de la banda sonora de algunas generaciones. Los compositores Harold Fatermeyer y Giorgio Moroder le dieron musicalmente una atmósfera electrónica, ligera, con sintetizador muy reconocible de la época, subiendo el vúmetro de la espectacularidad de las emocionantes imágenes filmadas por Scott. A ello, hay que incluir las melodías de Kenny Loggins, Berlin, Loverboy,... lanzando las sensaciones a lo más alto de la estratosfera. Una película sensacional.

Edición de la banda sonora de "Top Gun"

Don Simpson y Jerry Bruckheimer supieron crear un producto que consumieron espectadores de todo el mundo, Descubrieron a un director (Tony Scott), elevaron al podium del estrellato a un joven actor (Tom Cruise) y crearon un tipo de cine. En una entrevista realizada a Tony Scott, comentaba que al comienzo del proyecto, el tenía una visión un tanto más oscura e intimista sobre el relato. Simpson y Bruckheimer se la negaron, le hicieron ver su visión. Al final, Tony Scott entendió  que es lo que querían: rock en las alturas.

Cartel de la película


Ambigú Cinema - "Top Gun" de Tony Scott, 1986.



sábado, 6 de noviembre de 2021

"El malvado Zaroff" de Irving Pichel y Ernest B. Shedsack, 1932.

 

De pequeño, disfrutaba con las películas de aventuras en lugares inhóspitos. En grandes cordilleras, profundas selvas, islas perdidas,... Recuerdo como los sábados por la tarde, se volvían mágicos cuando TVE emitía aquellas películas de Tarzán, en blanco y negro, protagonizadas por Johnny Weismüller. Hoy voy a recordar una película de aventuras con tintes oscuros, un tanto olvidada, pero que conformaría un eslabón muy importante en el desarrollo de ciertos argumentos en la historia del cine. Un naufragio, una isla perdida, un castillo, un gran malvado psicópata y sus forzudos ayudantes, la dama en apuros, los peligros de la selva,... Un gran clásico que ayudó a cimentar un cine en ciernes. Nos acercamos a una gran puerta de madera, su aldaba moldeada con la forma del centauro salvaje llamado Neso, sosteniendo en sus brazos a la bella Deyanira,  brilla bajo la luz tililante de dos hachones. Nuestra mano se levanta y golpea con fuerza la aldaba sobre la puerta. Un profundo crujir de madera precede al abrir pausado de la puerta, ante nuestra inquieta mirada..."El malvado Zaroff" de Irving Pichel y Ernest B. Shedsack, 1932.


Hoy andamos saturados de películas en las que a la más mínima posibilidad, intentan meter algún plano o secuencia con retoques o adiciones digitales. Recurrir a clásicos como el que nos ocupa, es darnos cuenta del enorme talento artístico de los creadores cinematográficos de entonces. Sus imaginación y dones artísticos nos han dejado momentos fotográficamente encantadores: el aterrizaje del platillo volante en Altair IV, en "El Planeta prohibido" de Fred M. Wilcox (1956), la lucha entre King Kong y un dinosaurio en "King Kong" de Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack (1933),... Muchas veces nos es difícil discernir sus trucos y puesta en escena en alguna de esas míticas secuencias. Y si a ello le agregas un peso argumental, donde la acción como los personajes están sólidamente anclados y justificados, estaremos viendo gran cine.

Fotograma de "El Planeta prohibido" (1956)

Fotograma "King Kong" (1933)

"El malvado Zaroff" está basada en la obra literaria "El juego más peligroso" (1924) del literato, periodista y guionista, Richard Connell. El guionista James Ashmore Creelman captó la esencia cinética de la obra de Connell, sabiendo presentar a los personajes, poniéndonos en situación en cada momento, haciéndonos estremecer en instantes,... y todo ello en una hora y pico. Incluso ese "pico" del que hablamos, unos quince minutos aproximadamente, fueron recortados, quedándose la obra en una hora. El ritmo del guion es impresionante. De Ashmore volveremos hablar en alguna que otra ocasión. Fue muy grande su aportación en la industria a través de la RKO., firmando guiones como "King Kong" de Merian C. Cooper y Ernest B. Shoedsack (1933), "Los últimos días de Pompeya" de Ernest B. Shoedsack y Merian C. Cooper (1935),... Cualquier futuro guionista, debería estudiar la capacidad de síntesis, ritmo, descripción visual,... de estos maestros. Las comparaciones con productos de hoy en día son penosas. Tengamos un capítulo de una serie actual cualquiera (50 minutos aproximadamente) y comparen su desarrollo, poder visual, su tempo en escena con obras como "El malvado Zaroff". A Ashmore tan solo le hace falta una conversación en el inmenso salón del conde Zaroff entre los personajes, para marcar los perfiles de cada uno de ellos y a su vez crear interés, tensión y suspense. Claro está que a ello, hay que sumarle el talento interpretativo.

Una edición de "El juego más peligroso"
de Richard Connell (1924)

Richard Connell. Editions Dusonne.

Fotograma de la película

En la interpretación, vamos a observar poses y gestos heredados del cine mudo, e incluso el magnífico duelo de miradas entre Zaroff (Leslie Banks) y Bob (Joel McCrea). Leslie Banks de dilatada carrera teatral, nos va a interpretar como nadie a uno de los primeros grandes villanos de la pantalla, a uno de los primeros psicópatas hollywoodienses. Incluso me atrevería a decir que sembraría la semilla para perfiles como los de los villanos de James Bond (007): multimillonario, sin humanidad, loco, con algún defecto físico,... en este caso una terrible cicatriz de caza, que recorre su frente en el lado izquierdo. La mirada de Zaroff y actitud han quedado en el museo de historia de los horrores cinematográficos. Un gran talento.

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Y destacar la aparición de Fay Wray, interpretando a Eve. Esta canadiense será reconocida en la eternidad de este maravilloso arte, gracias a la interpretación que realizará un año más tarde como Ann Darrow en "King Kong", coronándose como la reina del grito.

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Los directores Irving y Ernest hacen una realización impecable, secuencias cargadas de tensión y muy ágiles. La mezcla de diferentes planos de reacción y situación en la secuencia del salón de Zaroff, cuando se encuentran por primera vez los personajes es de una gran maestría. Abren el encuadre en las secuencias de exterior, haciéndonos llegar la inmensidad, frondosidad y peligros de la isla. A ello, hay que sumar esa gran labor del equipo artístico (decoración, miniaturas, efectos,...)teniendo en cuenta que la mayoría de las secuencias de la isla están filmadas en estudio. Si el espectador está muy atento, verá replicarse algunos escenarios de la isla en la siguiente producción de "King Kong".

Fotograma de la película

Fotograma de la película

El lenguaje visual de Ernest e Irving llega hacer innovador en las secuencias de persecución entre el conde y la pareja (Bob y Eve). Podemos observar travellings laterales en seguimiento de carrera, cerrados en plano medio; planos subjetivos de Zaroff tras ellos y de la pareja abriéndose paso entre la espesura de la selva. Pero si debo destacar algún plano, es el del final de la vida de Zaroff en el marco de su ventanal. Al fondo el mar, con la embarcación de Bob y Eve alejándose de las intenciones del malvado conde, y en primer plano él, en la cornisa, malherido, cayendo al vacío sobre la jauría de sus perros depredadores de caza. Hay que volver a insistir que nos hallamos en 1932, los comienzos para entender sus genialidades.

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Fotograma de la película

Los efectos ópticos, especiales, las miniaturas,... dan una atmósfera muy especial a esta película. Junto a la música del maestro Max Steiner, dando sus primeros pasos en una carrera llena de éxitos y reconocimiento, convierten la película "El malvado Zaroff", en un clásico perdurable. en una aventura por descubrir. La ley Hays o más bien, el código Hays (William H. Hays) hizo mantener prisionera a esta obra bajo la censura. Hoy, diversas generaciones pueden encontrar o volver a ver, uno de los grandes clásicos de aventura de la historia del cine. Un cine en mayúscula.

Cartel de la película



Ambigú Cinema - "El malvado Zaroff" de Irving Pichel y Ernest B. Shedsack, 1932.




"Indiana Jones, en busca del arca perdida" de Steven Spielberg, 1981.

  Pasadas las celebraciones sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la mayoría de los españoles hemos podido ver o casi ver, debid...